sábado, 4 de enero de 2014

Sobran las palabras - la película póstuma de James Gandolfini

 

La repentina muerte del que encarnara al más mafioso de todos en la familia Soprano, James Gandolfini, nos dejó a más de uno estupefacto. El estadounidense falleció el pasado 19 de junio de 2013 en una habitación de la enigmática ciudad italiana de Roma a causa de un ataque al corazón. El actor tenía previsto acudir a un Festival de cine pero la muerte se le cruzó por delante, una pena.

Tan repentina fue esta muerte que el actor aún continuaba en activo y tenía pendiente dos películas por estrenar: "Sobran las palabras" y "Animal Rescue" la cual aún se encuentra en post-producción. Hoy publicamos esta crítica para hablar de la primera que hemos mencionado "Sobran las palabras", un largometraje que ya ha conseguido el premio al Mejor Actor por la "Sociedad de actores de Boston" y que, ante la temprana muerte de Gandolfini se preveén muchos más premios póstumos. 

Para empezar, hay que decir que "Sobran las palabras" es la típica película de hombre conoce a mujer (y no de chico conoce a chica por la edad de sus protagonistas) que deja un buen sabor de boca y es de las que te acaban provocando una gran sonrisa de oreja a oreja al finalizar.


Esta comedia romántica sigue los pasos de su protagonista, Eva, interpretado por Julia Louis-Dreyfus, una madre divorciada que trabaja como masajista y que vive días turbulentos: su hija se marcha a la universidad y ella se quedará totalmente sola. Su vida social es casi nula, salvo por sus amigas quienes la sacan de fiesta de vez en cuando. En una de estas fiestas multitudinarias conoce a Albert, interpretado por James Gandolfini, otro divorciado con una hija pre-universitaria. 

Este desconocido hombre es de lo más normal, un varón muy grande, con unos kilos de más y con más pelo en el pecho que en la cabeza. Poco a poco el rechazo de Eva ante el físico de Albert se irá haciendo menor y la divorciada acabará encontrando atractivo al gordito de Albert.


Al mismo tiempo que Albert y Eva comienzan a salir, la masajista entabla amistad con Marianne, Catherine Keener, una sofisticada clienta que se dedica a escribir poesía y a despotricar sobre su exmarido.

Las opiniones de esta clienta necesitada de cariño más que de masajes conseguirá influir en Eva al hablarle de su anterior matrimonio frustrado y haciendo que la protagonista lo extrapole a su relación con Albert.


Con "Sobran las palabras", Nicole Holofcener ha conseguido hacer una historia realista, divertida y muy disfrutable para estos días en los que la navidad y el exceso está a la orden del día. Con esta película las cosas sencillas y bonitas demuestran que merecen la pena.

Nota: 7/10

miércoles, 1 de enero de 2014

Los mejores discos de 2013

¿A quién no le gustan las listas de Los mejores... del año? Creo que al fondo de la red estoy viendo a un internauta levantando la mano. Valiente. Nos guste o no,  2013 ha terminado y es el momento de echar la vista atrás a todo lo que ha ocurrido en un año en el que, por ejemplo, ha vuelto Black Sabbath, Metallica ha tocado en la Antártida, Jarabe de Falo Palo ha amenazado al público global con un nuevo disco y Miley Cyrus con su Wrecking Ball y su twerking han revolucionado completamente el panorama "musical" popular.

Es por eso que nosotros, que somos muy originales, nos hemos decidido a montarnos al carro y crear nuestra propia lista de nuestros mejores 10 discos del año. Intentaremos que sea lo más amplia posible, para contentar a todo el mundo y para hacer visible que no solo existe un género bueno de música, sino que cada estilo tiene algo que aportar a este caótico mundo.

Y sin más dilación, pasemos a hacer una pequeña retrospectiva y a presentaros los que han sido para nosotros los mejores discos de este año 2013:

 - James Blake - Overgrown

  

El particular pianista inglés, compositor de un estilo personal e intransferible de dub y música negra que ya daría a conocer con su debut James Blake, en 2011, volvía este año tras dos de giras y silencio. Y bajo el brazo traía Overgrown, el disco más destacado por encima de la media de la última temporada.

Quintaesencia de su sonido, el paso del tiempo (entiéndase en un período corto de tiempo) ha tratado mejor a Overgrown que a cualquier otro trabajo de 2013. Blake consigue refinar aquí del todo este estilo tan personal, elevarlo (como, por ejemplo, Beach House hicieran el año pasado con Bloom y su dream pop respecto a Teen Dream), dotando de más sonido y capas a lo que presentaba en su debut homónimo. Dub, electrónica y música negra se fusionan, esta vez en una propuesta más directa y digerible, en su versión más pop. Para el recuerdo quedan temas como 'Retrograde', con uno de los mejores momentos musicales de los últimos años en ese 'Suddenly I'm hit' mientras el beat asciende y explota. O el minimalismo de 'Overgrown', cercano al sonido de su primer trabajo, o los interesantes coqueteos con el hip-hop, tan inevitables como necesarios, en las colaboraciones con RZA (Wu Tang-Clan) en 'Take A Fall From Me', o Chance The Rapper (agradable sorpresa de 2013) en la video edit de 'Life Round Here', uno de los temas con las melodías más sólidas del conjunto. Melodías y conjunto, conceptos que van constantemente de la mano de inicio a fin.

Mirad que coincido esta vez con el cada vez menos prestigioso Mercury Price en que Overgrown es, sin lugar a dudas, el disco del año. Un año, el de 2013, que ha traído mucho notable y poco sobresaliente. En ese punto, en ese escalón de diferencia, se sitúa un ya asentado James Blake. 




- Arcade Fire - Reflecktor




Asomarse a un disco de Arcade Fire es siempre una aventura y una experiencia. Más allá de toda la campaña que ha acompañado a Reflektor, conviene destacar que, musicalmente, Arcade Fire deciden esta vez, sacrificar bastante de ese barroquismo en favor de la introducción de elementos de la música de baile de los 70s y 80s, revisada por James Murphy (LCD Soundsystem) a la producción (algo muy latente en el sonido de todo Reflektor) y Win Butler. También aparece, durante todo el conjunto, tanto en el primer como en el segundo disco, un toque del pop más comercial de David Bowie.

Porque ese es otro punto a destacar o rescatar: los canadienses se vuelven a atrever con un disco doble cuando más que nunca parece que la rutina manda, el tiempo apremia y el público no tiene tiempo de sentarse a escuchar algo que dure 70 minutos. Conviene separar, entonces, como ellos ya hacen, su disco en dos partes, a la hora de analizar. En el primer disco, Arcade Fire nos ponen a bailar dejando un poco de lado la trascendencia temática de sus tres anteriores discos, la gran trilogía (Funeral, Neon Bible y The Suburbs), dedicándose a la experimentación de sonidos, a la vuelta a los orígenes, a los sonidos haitianos (como ya avanzaban antes de lanzar el disco y la promoción) y al desfile de disfraces. De esta manera dan todo un repaso a la música de bailes de 70s y 80s.

Para el segundo disco no dejan de lado, sin embargo, esa sensibilidad y esa carga simbólica de la que suelen hacer gala. No son los Arcade Fire, como decía, barrocos de antes, pero sí consiguen dar un toque de carga nostálgica y madura, del que 'Afterlife' es el perfecto paradigma: el tema que todo grupo en plena madurez soñaría con componer. Hablan de la vida después de la muerte, del mito de Orfeo y Eurídice, protagonistas de la portada del disco y de 'Awful Sound (Oh Eurydice)' y 'It's Never Over (Oh Orpheus)' y que sirven de hilo conductor de la historia y el conjunto.





- Kanye West - Yeezus
 

Resultaría importante a la hora de hacer análisis sobre cualquier producción de Kanye West intentar separar la música que hace del tremendo ego que hay detrás. Dejar de lado, por ejemplo, toda esa anti-campaña con la que llegó Yeezus, el disco sin portada. Sin portada, sin promoción, sin teasers, sin videoclips. Pero resulta complicado, no sólo porque donde Kanye dijo digo, después dijo Diego. Porque eso de no-teasers y no-videoclips terminó por saltárselo por donde quiso. Primero con un teaser de American Psycho y, tiempo después, con un videoclip para 'Bound 2' para el que no han nacido aún calificativos. "Hortera adrede", diría yo, si se me permite la licencia. "Presentación de power point" lo han llamado otros.

Decía que es difícil separar la música del ego que hay detrás no por todo lo anterior, que está bien como curiosidad pero no pasa más allá de la anécdota. Digo que Yeezus es ya un trabajo tremendamente ególatra por razones exclusivamente musicales. Podría establecer aquí un paralelismo con Random Access Memories. Un paralelismo a la inversa. Me explico. Kanye, al igual que los franceses, ejerce en Yeezus casi más de productor que de artista (no confundir esto con que tenga un papel pasivo en el disco, todo lo cotrario, sigue leyendo), y se rodea de un elenco de colaboradores y producotores (los propios Daft Punk, Justin Vernon, James Blake, Frank Ocean o Kid Cudi) a los que, en vez de enardecer y elevar como sí hace Daft Punk, utiliza para ensalzar aún más su figura y sus frases épicas. Como en 'New Slaves' o 'I'm a God'.

Pero tampoco quiero desorientaros con todo esto. Con Yeezus hablamos del trabajo más arriesgado y vanguardista de uno de los artistas más arriesgados y vanguardistas de la última década. Las cosas claras: Yeezus no va a tener nunca la recepción del My Beautiful Dark Twisted Fantasy (MBDTF) porque ni es tan directo, ni tiene ese espíritu pop, ni tan siquiera es su intención. Si se puede equiparar a algún trabajo de su discografía, es a 808's & Heartbreak por los riesgos que asumió en su momento (y lo que supuso en el devenir de su carrera, ahondando en estilos como el synth-pop, que le eran más ajenos) y por los que asume ahora (aunque de haber caído, tenía un colchón mucho más seguro con MBDTF a sus espaldas de lo que lo tenía cuando publicó 808's & Heartbreak). No es tan redondo como MBTDF, ni tan barroco. Es agresivo, repleto de sonidos industriales y electrónica, y de un Kanye West autoproclamado como el nuevo Jesucristo reencarnado.

Mención a parte merecen las canciones utilizadas como samples en los temas de Yeezus, en las que Kanye acostumbra a hacer gala de un gran gusto. Así, se suceden de fondo artistas como Nina Simone, los húngaros Omega, Pusha T, Brenda Lee, TNGHT y un largo etcétera.

¿Conclusión? Que vivan Kanye y su ego.




- Pearl Jam - Lightning Bolt



Desde que la banda de Seattle anunció nueva gira y un nuevo disco a principios de año todos estuvimos pendientes de los pasos que daban el grupo liderado por Eddie Vedder. Los primeros adelantos de este nuevo trabajo fueron Mind Your Manners y Sirens , dos canciones con registros totalmente distintos (una enseñando un estilo muy punk mientras que la otra es una balada súper intensa) que eran el precedente de lo que iba a ser este Lightning Bolt, es decir, uno de los mejores discos del año.

El comienzo no podría ser más movido con 'Getaway', 'Mind Your Manners' y My Father´s Son', canciones puramente rock dotando de energía esta línea de salida y cargandonos las pilas para lo que está por llegar. Destaca entre todas estas 'Getaway', con un Jeff Ament en estado de gracia que con sus líneas de bajo vertebra todo el tema y compone uno de los puntos fuertes del disco.

Después nos encontramos con 'Sirens', uno de los adelantos del disco y una de las mejores baladas de los últimos años. Liderada por la voz sempiterna de Eddie Vedder, 'Sirens' está llena de sentimiento, fuerza y compone probablemente la mejor canción del disco y de los últimos años de la banda de Seattle. Pura magia hecha canción.

El disco continúa con 'Lightning Bolt' e 'Infallible'. La primera un tema muy rockeroy la segunda un medio tiempo en la que domina la presencia de teclado y da un toque totalmente diferente al disco. Un tema que, posiblemente por ese rollo tan poco Pearl Jam destaque entre el resto de temas del disco.

La segunda mitad del disco es algo inferior a la primera pero contiene buenos temas como 'Swallowed Hole' o 'Let's the records play', aunque también contiene algún corte más sosillo como 'Pendulum', al que le falta un poco de garra. El punto final lo pone 'Future Days', una balada digna de la banda que se contrapone perfectamente al comienzo tan potente del disco.

En definita, Pearl Jam ha vuelto más fuerte que nunca y con, posiblemente, el mejor disco de sus últimos 10 años. Puede ser una afirmación un poco atrevida, pero escuchándolos de seguido, este disco destaca entre los demás y nos recuerda a los mejores tiempos de la banda de Seattle y eso, después de más de 20 años de carrera, no es fácil. Minicrítica realizada por Jose Ruin.




- Killswitch Engage - Disarm The Descent

 

Llegamos a la parte más hardcore del especial de fin de año.  Tras la salida de su vocalista Howard Jones y la vuelta a la banda de Jesse Leach todos los fans de la banda americana estábamos ansiosos de escuchar el nuevo trabajo del grupo de Adam Dutkiewicz, y es normal ya que Killswitch Engage es uno de los abanderados de la Nueva Ola de Heavy Metal Americano (NWOAHM), junto con otros conjutos de la talla de Lamb of God o Mastodon.

El resultado final es sin duda, exquisito. Parece ser que los años no pasan para Killswitch Engage y Disarm the Descent es el ejemplo perfecto de metalcore melódico, ya que, aunque predominan las voces guturales, las partes melódicas y limpias dan un toque excepcional al conjunto. Podríamos decir que es el disco más relajado de la banda (dentro de lo que cabe en el estilo) pero sin perder la fuerza del metalcore más duro.

En resumidas cuentas, un discazo desde la primera hasta la última canción, con una balada como 'Always' que nos sorprendió a más de uno y con más solos de guitarra de los que el grupo nos tiene acostumbrados. Aquí tienes el enlace a una crítica más extensa. Minicrítica realizada por Jose Ruin.




- Alter Bridge - Fortress

  
A día de hoy, hablar de Alter Bridge es hablar de una de las mejores bandas de música del panorama actual. Y no es para menos, porque con tan solo 4 discos la agrupación liderada por Myles Kenndy y Mark Tremonti consigue llenar estadios gracias a su mezcla de metal y hard rock melódico que suena tan fresca y original.

Es cierto que ABIII nos dejó un poco frío a casi todos ya que, sin ser un mal disco, todos esperábamos algo más de este. Sin embargo, Fortress ha sido la confirmación de que Alter Bridge pasará a ser (si no lo es ya) una de esas bandas que es adorada por todo amante del metal y que está en ese podio de "Grandes Bandas del Metal".

Para este trabajo, el grupo ha decidido subir un poco la potencia y estamos ante un disco algo más duro que los anteriores, ya que desde el single esto se podía comprobar pero se hace aún más patente en temas como 'Bleed it Dry' o 'Cry a River'. Es evidente que en estas canciones Tremonti ha utilizado sus influencias más "thrashers" pero sin dejar de lado las partes melódicas típicas de los estribillos.

La espectacular voz de Myles Kennedy y los trabajos ritmicos de de Brian Marshall al bajo (espectacular su trabajo en 'Cry Of Achilles') y de Scott Phillips a la batería hacen de Fortress la confirmación de que Alter Bridge es la mejor banda de metal actual. Y ya es mucho decir. Aquí una crítica más extensa del disco.Minicrítica realizada por Jose Ruin.




-Lori Meyers- Impronta



La única representación nacional en nuestra lista de mejores discos del año y es que los granadinos se lo merecen. Este 2013 ha sido todo un descubrimiento para mi, a nivel musical que de lo demás ya sé bastante, gracias a animarme a indagar más sobre este grupo al que era tan reacia y que con este disco han conseguido enamorarme con sus letras.

Fueron considerados como los sucesores de Los Planetas o un grupo del estilo de los que existían en la década de los 60 pero la verdad es que Lori Meyers ha conseguido crearse su propio camino en la música abrazando sin prejuicios un tratamiento del sonido que predomina en las listas de éxitos. 

Un disco grabado en un enclave bucólico, en un hotel rural de la sierra granadina, contrasta con la energía y la marcha de sus canciones, el peso de los sintetizadores con grandes temas como "El tiempo pasará", una apuesta arriesgada de disco-funk con aires flamencos que oxigena ante el exceso de referencias anglosajonas tan utilizadas en los demás grupos españoles.

Sin ser un disco sobresaliente, Impronta recupera muchas de las cosas que Lori Meyers voluntariamente habían dejado por el camino. Temas como 'Planilandia' 'Emborracharme' o 'De los nervios' hacen de este disco la vuelta al pasado con unas canciones que nos recuerdan al éxito con el que saltaron al estrellato como 'Mi Realidad' o 'Alta Fidelidad'. Minicrítica realizada por Elena Solís

 


-Vampire Weekend- Modern Vampires of the city


El tercer álbum de Vampire Weekend es un disco fabuloso, ¿quién puede decir que no? Desde su primera escucha ya se veían atisbos de que este disco iba a dar que hablar. Prueba de ello fue el llenazo absoluto de el único concierto de la banda en el Festival Dcode de Madrid donde Ezra Koenig y los suyos hicieron vibrar la capital durante su gran espectáculo.

Un disco en el que el grupo ha mantenido las mejores cosas de sus dos anteriores trabajos y le ha añadido nuevas ideas ambiciosas y variadas que hacen que se abra un futuro para Vampire Weekend que promete ser muy brillante y exitoso. 

Y es que los neoyorquinos no quieren quedarse encallados en un único género con tintes africanos, por ello amplían su listado de influencias con estructuras rockabilly con 'Diane Young', algo de folk-rock gracias a 'Hannah Hunt', influencias funk con 'Everlasting arm' o un perezoso acercamiento a la música jamaicana 'Step'. Sin embargo, no es otro seductor y burbujeante carnaval pop sino un trabajo que reconforta por su ternura. A pesar de que tiene algún que otro momento de relleno como 'Don’t lie, Hudson, Young lion'.

Modern vampires of the city es un disco que funciona muy bien por la secuenciación de sus canciones, estan muy bien ensamblados los temas potentes con los medios tiempos y los temas más melancólicos haciendo que escuchar el disco completo y no por canciones seleccionadas sea toda una delicia, vamos que entra como un tirón. Con discos así da gusto reencontrarse con la voz de Koenig y los suyos. Minicrítica realizada por Elena Solís




 - EL DISCO DEL AÑO: Daft Punk-Random access memories 



Crítica de Elena Solís: 
Considerado la canción del año y probablemente el mejor disco de este 2013 o incluso el mejor de todo lo que llevamos de década. "Get Lucky" no ha dejado indiferente a nadie, ya que hasta en las discotecas más casposas y comerciales de nuestro país se ha escuchado este éxito en las pistas de baile y a más de uno disfrutando desenfrenandamente mientras sonaban unos acordes que decían "She's up all night till the sun".

El dúo francés formado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter se han convertido en toda una máquina de crear hype. Una máquina de crear expectación masiva por su nuevo trabajo "Random Access Memories". ¿Cómo lo han conseguido? Pues con un gran equipo de márketing que nos ha sabido vender el disco antes de salir al mercado, cuidando mucho todas las decisiones y la información que se daba sobre el disco, y también con una gran suerte de que nadie lo haya filtrado antes de su publicación oficial. 

Inspirado, en su mayor parte, por el funk y la disco music, "Random access memories" trasciende la estelar nómina de colaboraciones entre las que destacan Julian Casablancas, Panda Bear, Pharrell Williams o Todd Edwards y el aparato mercadotécnico dispuesto en derredor. A pesar de que parezca que el disco es solo el temazo 'Get Lucky', no se equivoquen, en verdad es un trabajo largo y ambicioso, en el que abundan los hits rutilantes como el medio tiempo soft-rock de "The game of love", la ensoñación de "Instant crush", el pop adulto de "Fragments of time" donde no se hacen ascos a una experimentación pinturera y meticulosa. 
Nota: 9,5/10

Crítica de Iván Carrascal:

Daft Punk nos invita a Random Access Memories (RAM): el musical. Ahora me explico. Primero he de decir que ante un fenómeno como Daft Punk y, sobre todo, a lo que rodea a su música, a lo que trasciende de ella, más aún después de la masiva campaña que se marcaron para éste álbum en particular, conviene discernir lo estrictamente musical de todo lo demás. Y todo lo demás está recogido aquí.

Tras ello, diré que RAM es un álbum tan extraordinario (ojo, no estoy entrando en calificativos) que resulta excepcional hasta su forma de evaluarlo. Haciendo un repaso a lo que era Daft Punk y a lo que son ahora, sin documentación de por medio, algún incauto podría lanzarse a decir aquello de que RAM es la evolución lógica. La evolución lógica de un dúo que, al fin y al cabo, desde sus comienzos se han dedicado a la música de baile, que en sus primeros trabajos traían electrónica más radical y conforme fueron evolucionando su dance fue más digerible hasta el punto de que, con Human After All consiguieron convertirse en un grupo considerablemente masivo, adalid de la electrónica y hasta icónico. Y que Random Access memories no deja de ser música de baile, más clásica y calmada, un trabajo propio de un grupo que ha dado ese inevitable paso de la madurez.

Pero para nada. Los saltos evolutivos entre Homework y Discovery, y entre Discovery y Human After All son importantes. Pero ninguno de esos álbumes vira como lo hace Random Access memories. Sin dejar de ser música de probeta, RAM intenta sonar en (casi) todo momento, analógico. Este es un punto sobre el que me gustaría incidir: la constante dualidad entre el robot y el humano que Daft Punk siempre han trabajado, más aún desde Human After All, a raíz de esos personajes con cascos que ellos mismos crearon. Y en RAM lo llevan al siguiente nivel. No solo hablan de ello: su música se transforma de lo digital a lo analógico, de lo robótico a lo humano. perfecto paradigma de ello es 'Touch', tema central del disco, el corazón a partir del cual salen todos los miembros de RAM en forma de canciones. 'Touch' comienza cono esa frase melancólica en clave vocoder "I remember touch" mientras esa voz robótica se va convirtiendo en la de Paul Williams. Touch. Tocar. Algo tan humano como tocar.

Despues de ello el musical se desata y se sucede la instrumentación. A eso me refería en la primera frase: Daft Punk, más que lanzar un disco propio, produce un montón de colaboraciones, con Julian Casablancas, con Pharrel o con Panda Bear que se terminan convirtiendo en un espectáculo coral, un musical, un Saturday Night Live en el que los artistas invitados consiguen brillar gracias a la labor del dúo francés en la producción.

Y lo mejor de todo, cuando el álbum llega a su final, llega 'Contact', una olla en ebullición que parece enviar a los robots otra vez al espacio. Que parece tirar todo de nuevo por los aires.

Crítica de José Ruin:
Después de que mis compañeros Iván y Elena hayan diseccionado tan bien el nuevo trabajo de los franceses queda poco por decir, así que seré escueto en mis palabras.

Nunca he sido un gran aficionado a la música electrónica, aunque Daft Punk siempre me habían llamado la atención. Les debemos temas legendarios como el 'Around The World' o el 'Robot Rock' y ya por eso se merecen todo mi respeto. Sin embargo, este último disco ha ido un paso más allá y les ha colocado como uno de los grupos más importantes e influyentes en la historia de la música moderna.

Después de meses y meses de información administrada con cuentagotas los maestros del hype mostraban al mundo un disco perfecto, música bailable que difícilmente no puede gustarle a nadie y todo ello aderezado con colaboraciones de lujo como Julian Casablancas o Giorgio Moroder. Pero este disco no es solo el mejor disco del año por su contenido, que es excepcional, si no que va más allá.

Daft Punk de la mano de Random Access Memory ha sido el único grupo capaz de traer de vuelta al panorama músical un género tan "antiguo" como el funky, e introducirlo a la perfección en un ambiente dominado por el electro latino y el reggeaton sin que nadie se oponga a ello, y es por eso que Random Access Memory  se merece ser el mejor disco del año.

lunes, 16 de diciembre de 2013

Berto Romero: "Estoy totalmente en contra de las etiquetas y me producen mucha alergia"


Berto Romero es conocido por ser el fiel compañero de fatigas del presentador Andreu Buenafuente. Por ello, la pareja cómica regresa a la televisión con el programa "En el aire", un nuevo programa late night que emula a un programa de radio haciendo que sea totalmente novedoso pero sin dejar de lado la esencia de sus anteriores programas donde la actualidad, las bromas y la crítica seguirán siendo los ingredientes indispensables de este nuevo proyecto que se emite en La Sexta de lunes a jueves a partir de las 00:15 de la noche.

A pesar de que se piense que siempre va de la mano junto a Andreu, Romero ha conseguido labrarse por si mismo su propio camino en el mundo de la interpretación llegando a compaginar el programa de televisión con una gira por toda la península con "Sigue con nosotros", un monologo que recoge lo mejor de este humorista. 

-¿Qué supone para ti volver a la televisión?
-Una mezcla de varias cosas, me hace ilusión y a la vez me pone nervioso. No me sien to muy de televisión, soy lo contrario a Andreu. Buenafuente dice que soy un animal televisivo pero yo soy más de teatro. En estos dos años he tenido oferta de alguna cosa pero yo intento moverme por la pasión, no tengo una necesidad muy alta de hacer televisión. No tengo muchos gastos y no me gusta salir por la noche de fiesta. Si hay algo que no me ilusiona, no lo hago. El esfuerzo que te pide la televisión es tremendo. Parece que esta vez todos los astros se conjuran para volver a reir y volver a la televisión en un nuevo programa con Andreu. La televisión me da muchos nervios, ponerme el foco encima me produce mucho nervio.

-¿No se te ocurre de volver de otra forma a la televisión que con tu amigo?
-Es que esto no lo decido. No sé adonde va encaminada mi carrera, de todo lo que me han ofrecido esto es lo que quería hacer. En este tiempo he tenido proyectos de todo tipo: los que no me interesaban ni me apetecían, otros que me apetecían pero no fueron a más y este. Han sido mucho pero al final el que ha salido ha sido este.
-Tanto innovar en el programa os va a hacer cambiar el dúo por el trío?
-No sé lo que va a pasar. El dúo es algo que la gente tiene muy clara pero no empezó así, se fue creando poco a poco. Si se forma un trío solido, ya lo veremos. La intención principal es meter a más gente y que sea más coral el programa.

-¿Cómo vas afrontar ahora el día a día que vas a volver a trabajar de noche?
-Muy jodido. Vivo en un momento vital complicado. Tuve gemelos hace siete meses, muy chiquitillos aún y se unen a otro que tenía. Soy un padre activo, mi mujer y yo somos los que les cuidamos, no hay un ejército de niñeras en casa. Voy a llegar a casa a las tantas de la madrugada y voy a atender a niños llorando y al día siguiente estaré cansado. Me perderé el llevar a mi hijo al colegio pero no seré yo el que se queje por tener trabajo.


-Te tocará entonces levantarte de madrugada a dormir a los pequeños...
-Ya veremos, de momento me las he comido todas (ríe)

-¿No os parece que va a ser demasiado fácil para vosotros el hacer casi el mismo programa que hace unos años?
-Yo creo que no, deberías probarlo a ver si te parece fácil. No es sencillo porque nuestra primera intención es no hacer lo mismo. Hay veces que los experimentos salen mal, ya intentamos ir al prime time haciendo una cosa diferente y no nos salió bien. Dentro de la apuesta fácil tiene su dificultad porque el volver a plantear algo parecido a lo de antes tiene sus riesgos.

-Algo malo tendría que ser para que pincharais de audiencia...
-No soy de especular ni de plantear hipótesis en el futuro. No sé si nos verá la gente que estaban, ni si vendrán nuevos. No tengo ni idea.

-¿Influye en la línea editorial que esté Antena 3 detrás de este nuevo programa?
-En mi posición de colaborador no noto las presiones si las hay. No lo noté entonces y ahora tampoco.


-¿El humor en tiempos de crisis es más fácil hacerlo?
-Pienso que el humor es difícil siempre porque es una receta en el que si uno de los ingredientes falla la salsa se corta. Creo que reírse es necesario en la vida, independientemente del momento en el que se esté.

-A vosotros os ponen como ejemplo de un humor inteligente que puede que nuestro país no esté dispuesto a ello...
-Estoy totalmente en contra de las etiquetas y me producen mucha alergia. Inteligente, tonto, blanco, negro, rosa o a topos me parece que son etiquetas que la gente pone para ayudarse a entender algo. Mi humor no lo veo para nada inteligente, el mío es muy básico, puedo hacer chistes hasta de pedos. A mi lo que me gusta es hacer reír al público, luego que sea inteligente es cosa del público. El humor no pasa tanto por el cerebro, es una cosa emocional. Definitivamente, no creo que yo sea un referente del humor inteligente.

-Recordáis al humor de Eugenio y ese tipo de cómicos...
-Cuanto más trabajo en la comedia, más respeto siento por todos los compañeros de profesion y todos los colores de humor que tienen. Saber lo que cuesta subir a un escenario y hacer reir a una audiencia no seré yo quien te diga que no tiene mérito llenar un teatro siendo Arévalo o Los Morancos que son registros totalmente distintos al mío. Si la gente se ríe, es porque estoy haciendo bien mi trabajo.


-¿Cómo definirías tu humor?
-No lo se, a mi lo que me gusta hacer es no menospreciar la inteligencia del espectador, nunca dejaré de hacer un chiste porque crea que no me van a entender. Creo que me van a entender mucho más de lo que creo, pienso que son mucho más listos de lo que soy yo.

-El utilizar las redes sociales en el programa ¿te supone un riesgo?
-No, no vamos a utilizar las redes sociales creando nosotros contenido. Personalmente, en mi cuenta de Twitter no soy especialmente gracioso, es como soy yo porque no me planteo que sea una cuenta de humor. Lo que queremos es que haya una interacción real y que si hay algo interesante que sirva como material de programa, paramos el programa y nos centramos en ese contenido. Queremos que el tipo que esté en casa no sea una cosa pasiva, la voluntad es que las redes y el programa se fundan en una mezcla de contenido. Queremos bucear, explorar la red y que las dos pantallas se fundan en una. A ver como nos sale, es un juguete al que hay que pillarle el punto porque puede dar minutos de televisión muy buenos.


viernes, 13 de diciembre de 2013

Críticas exprés V: La comedia española del siglo XXI

Sí amigos, sé que nos habéis echado de menos. Nosotros a vosotros también. Es más, cada vez que no estáis aquí leyendo nuestras idioteces os echamos de menos. Constantemente. Pero bueno, dejando a un lado nuestro ataque acosador de turno, es hora de presentaros nuestras críticas express de la semana, que están dedicadas a las comedias españolas de los últimos 10 años.

Aprovechamos la ocasión para hacer un sentido homenaje al cine de comedia patrio por varias razones que os voy a exponer ahora mismo:
  1. Porque nuestro cine se lo merece. Estamos un poquito hartos de que se le menosprecie tanto cuando se hacen grandes películas.
  2. Porque la nueva película de Javier Ruiz Caldera 3 Bodas de Mas lo ha petado en la cartelera, teniendo mejor promedio que otras opciones como Frozen: El Reino de Hielo o Los Juegos del Hambre: En llamas.
  3. Porque nos apetece, sin más.
Pero vamos a dejarnos de tonterías y como diría el General Tani en estas fechas tan navideñas: ¡AL TURRÓN!

- Primos
La segunda obra maestra del joven director Daniel Sánchez Arévalo con el elenco de actores habitual en sus películas formado por los tres mosqueteros Quim Gutierrez, Raúl Arévalo y Antonio de la Torre que más que compañeros de trabajo son tres grandes amigos que junto con el director forman una mezcla explosiva. 

La película cuenta la historia de Diego, un sensiblón al que le acaban de dejar plantado en el altar. Tras un ataque de locura decide marcharse a su pueblo Comillas, en Cantabria, para echar un polvo con su primera novia, Martina, interpretado por Inma Cuesta. Todo cambiará en el momento en el que aparezca a la localidad cántabra la prometida de Diego formando un trío amoroso en el que el protagonista se verá más perdido que nunca.

Destacar, la sublime actuación por parte del genial Adrián Lastra quien sorprende con cada papel que interpreta, Raúl Arévalo y su papel de "chulo playa" también destaca durante toda la película, Antonio de la Torre y su transformación completa en cada película que hace de Sánchez Arévalo en la que en esta ocasión hace de borracho. Quim Gutiérrez sigue en su misma línea, es un buen actor pero no consigue hacer papeles en los que demuestre el verdadero intérprete que es. 

Totalmente recomendable esta película y considerada la mejor de las tres realizadas por Sánchez Arévalo en la que las frases y los "prequieros" dan la guinda a una película entretenida para cualquier momento del día. 
Minicrítica por Elena Solís

Nota: 8/10

- Pagafantas

Borja Cobeaga trae una exposición sobre, digamos, amores no correspondidos, desde el punto de vista de ese buenazo interesado en la guapa que termina cayendo en la friendzone. La friendzone. Ese concepto tan específico, tan de jerga, podría ser una muestra de todos los que nos va presentando la película, en una suerte de diccionario personal del desamor, donde se suceden conceptos como “el koala”, “la cobra” o el propio “pagafantas”.

Chemita (Gorka Otxoa) es un treintañero que vive con su madre y trabaja con su tío y acaba de separarse de su novia porque considera su vida estancada y busca algo más. Entonces conoce a Claudia (Sabrina Garciarena) una joven que acaba de mudarse al barrio. Y bueno, más pistas tampoco os puedo dar. El desarrollo de la película no es en sí sorpresivo, pero la clave de humor, los personajes o ese vocabulario propio, hacen del filme algo totalmente entretenido.

Comedia efectiva sin más, vaya. Con bien de gags divertidos: la abuela en el pasillo, esos cortos fragmentos a modo de documental explicando “la cobra” o “e lemur”... o Bunbury. Con un Gorka Otxoa que, además, encaja perfectamente con su personaje.

¿El resultado? Un debut, el de Cobeaga, muy ameno.
Minicrítica por Iván Carrascal

Nota: 6,2/10

- La Gran Familia Española

Una de las mejores producciones nacionales de este año. Así de tajante. Tiene comedia romántica, con mucho peso en la comedia, y una trama drásticamente dramática, tiene homenajes a clásicos como 7 novias para 7 hermanos (que más que homenaje termina convirtiéndose en un símbolo propio de la película) o El Guateque de Peter Sellers, hace un retrato cómico de tradiciones tan españolas como la afición al fútbo, con símbolos de la historia reciente como el gol de Iniesta, es artísticamente acertadísima, ofrece cosas interesantes en cuanto a la grabación. Etcétera.

Efraín (Patrick Criado), el menor de seis hermanos va a casarse con Carla (Arantxa Martí) con la que se prometió cuando eran niños. Y, para una cita tan especial, sus cinco hermanos y toda su familia se reúne en la vieja finca de sus padres. Y es mejor no contar mucho más del resto de historias, que son las que enriquecen al conjunto.

Sánchez Arévalo consigue llevar toda esa tradición de las comedias románticas tan americana a un universo muy puramente hispánico, muy libre de prejuicios y complejos. Por supuesto, como decía, también cuenta unas cuantas historias paralelas a la trama central, que se desarrolla, principalmente en un día. Hay un elenco de protagonistas secundarios que, con sus historias, taras y tormentos, arropan la historia romántica principal. Rupturas, engaños, depresiones e, incluso, crisis económicas, para convertir a la película en una obra representativa y actual.
Minicrítica por Iván Carrascal

Nota: 7,3/10


- No Controles

Mucho se esperaba de esta película. Tras la mítica película Pagafantas, el director Borja Cobeaga regresa con su segundo film que a más de muchos dejó indiferente. Para empezar, el protagonista es el que menos atrae al espectador. Unax Ugalde encarna a una persona pasiva y sin personalidad definida, que se dedica a lamentar una decisión errónea. Ahora la duda recae en que si este papel soso e insípido es culpa del papel o del actor, ya que, no es la primera vez en la que este actor hace un personaje de las mismas características. 

A pesar de empezar menospreciando a la película, los toques de humor y carcajadas se producen en varias ocasiones gracias a los personajes cómicos como Juancarlitros. Julián López encarna a Juancarlitros, un tipo plasta y en teoría nada gracioso, que precisamente por su torpeza y falta de chispa, conseguirá que tengamos la risa floja. El humorista manchego procedente de La Hora Chanante y Muchachada Nui arranca las risas con su mera presencia o su forma de hablar. Secun de la Rosa y el resto de los secundarios  como la ya desaparecida Mariví Bilbao componen un grupo igual de cómico para crear la faceta que vale la pena de No controles.

El segundo punto negativo de la película es la falta de química entre Ugalde y Alexandra Jiménez llegando incluso a desear que la chica se quede con el personaje que encarna el guaperas de Miguel Ángel Muñoz que con el de Unax. 

En definitiva, una película arrítmica que solo funciona en momentos concretos gracias a las bromas de los secundarios y no de los protagonistas. 
Minicrítica Por Elena Solís

Nota: 5/10


 - Extraterrestre

Después de petarlo internacionalmente con su primer largometraje Los Cronocrímenes, el director cántabro Nacho Vigalondo nos ofrecía hace dos años una comedia sobre extraterrestres que tenía de todo, menos los susodichos bichos del espacio.

La premisa es bien sencilla. Julia (Michelle Jenner) y Julio (Julian Villagran) son dos jóvenes que se conocen una noche y al día siguiente, cuando se despiertan, se encuentran una Madrid desértica debido a que ha sido evacuada por la aparición de un ovni en el cielo de la capital española. Para colmo, todo se complica cuando el vecino de Julia, Ángel (Carlos Areces) y su novio Carlos (Raúl Cimas) aparecen en la casa.

Aunque parezca mentira, estamos ante una comedia romántica en la que  la "invasión alienígena" es solo una excusa para desarrollar la historia de amor de los dos personajes principales. El problema de la película (si es que se le puede considerar problema) es que, a mi modo de ver, el humor de que hace gala no es para todos los públicos. Y no es que estemos hablando de un humor grotesco, aunque a veces pueda serlo, o difícil de entender. Simplemente es un humor diferente, del que han hecho gala durante muchos años los chicos de La Hora Chanante y del que Vigalondo bebe directamente sacando momentos desternillantes.

Posiblemente Extraterrestre no es una película para un público global, no hace falta más que ver las cifras que hizo en taquilla, pero no estamos ante una mala película, sino ante una propuesta diferente que se sale de la regla y que posiblemente por eso, fue un fracaso tan estrepitoso. En taquilla, claro.
Minicrítica por José Ruin.

Nota: 6,3/10

-Lobos de Arga
 He de confesar que, desde que vi Pagafantas en su estreno, cualquier película que tenga a Gorka Otxoa me interesa. Y si encima están de por medio Carlos Areces, Secun de la Rosa y hombres lobos con mucha sangre, la combinación solo puede ser ganadora.

Lobos de Arga nos cuenta la historia de Tomás, un escritor que fracasado que vuelve a su pueblo, Arga, para recibir un homenaje y ser nombrado hijo adoptivo de Arga. Lo que el no sabe es que la verdadera intención del alcalde del pueblo es sacrificarle para terminar con una maldición centenaria que convierte a los habitantes del pueblo en hombres lobos...

Nada nuevo, cierto, pero cuando tienes a estos tres expertos de la comedia protagonizando la película no necesitas ser innovador. Tanto Gorka, Carlos y Secun están en estado de gracia y te provocarán risotadas a lo largo de la película con gags sucesivos, en los que también se verá parodiada la España profunda. También hay que destacar el papel secundario de Luiz Zahera, un intérprete casi desconocido pero que cada vez que aparece en la pantalla se come la escena.

En resumidas cuentas, una comedia de terrro que cumple su función, entretener y divertir. Por otro lado, también hay que destacar las labores de maquillaje, convirtiendo a los actores en unos hombres lobos terroríficos. Ojo a este video vía Aullidos. Genial. 
Minicrítica por José Ruin.

Nota: 6,7/10

- Promoción Fantasma
Se podrán decir muchas cosas de Spanish Movie, pero lo que está claro es que consiguió juntar a un elenco de personajes de la comedia gigantesco, incluyendo a el genio Leslie Nielsen. Con sus más y con sus menos (algunos sketchs eran simplemente geniales), la película fue un éxito en taquilla, lo que permitió a su director llevar a cabo un proyecto más serio, Promoción Fantasma.

La película nos presenta la historia de Modesto, un profesor que ve muertos y que es un desgraciado que va de un psiquiatra a otro y de un colegio a otro. Su suerte cambia cuando consigue plaza en Monforte y tiene que dar clase a cinco alumnos que han convertido un colegio de prestigio en la casa de los horrores. Modesto tiene que lograr que los cinco chicos aprueben el último curso y se larguen de allí de una vez por todas.

Con un inico simplemente maravilloso, Promoción Fantasma es una fantástica comedia que además sirve como homenaje a aquellas comedias americanas de los años 80. El film tira de tópicos y le funciona de maravilla, mientras que los secundarios (unos geniales Silvia Abril, Joaquín Reyes y Luis Varela) nos dan momentos hilarantes como la posesión a la conserja, por poner un ejemplo.

Promoción Fantasma es cine de calidad y para cinéfilos. Eso no quiere decir que si no eres un especialista en cine no vayas a disfrutar de la película, ni mucho menos. Pero si eres uno de esos frikis de las comedias de los 80, este film te encantará.
Minicrítica por José Ruin.

Nota: 7,6/10

viernes, 29 de noviembre de 2013

Críticas Express IV: el Cornetto.

¿Frío? ¿Congestión? ¿Escozor? No te preocupes, es Viernes. Llega el fin del mundo. Aquí te traemos tu dosis semanal de críticas cortas que no te recomendaría tu médico, esta semana dedicadas a un hombre todo-en-uno: director, guionista, productor, actor, encargado de películas, de sit-coms... Whatever. Edgar Wright. Porque hoy mismo se estrena en España su último largometraje Bienvenidos al fin del mundo (The World's End), que da cierre a su 'trilogía del cornetto', fiel, como casi siempre, a la comedia y a Simon Pegg y Nick Frost.

Cabe mencionar que esta trilogía no cuenta una sola trama: son tres diferentes historias.





Antes de entrar en materia, conviene destacar que, mas allá de los trabajos en la gran pantalla que a continuación vamos a desgranar, Edgar Wright también es responsable de trabajos en televisión en la primera etapa de su carrera, allá por los 90s, con su aclamada sit-com Spaced, entre otras, donde ya trabajara con Simon Pegg, así como de pequeños cortos. Además, ha sido productor de largometrajes como Attack The Block o Turistas (Sightseers) y guionista de Las Aventuras de Tintin: El Secreto del Unicornio, donde trabajó codo con codo con todo un Steven Spielberg. Lo que os decíamos, un todo-en-uno. Un hombre del Renacimiento.





- Zombies Party (Shaun of the Dead)


Desconozco si Edgar Wright tenía pensada su idea de la trilogía cuando grabó, en 2004, esta Zombies Party. En cualquier caso, es la primera de las tres entregas y su "debut" en los largometrajes (aunque, a decir verdad, ya se había estrenado 10 años atrás con A Fistful of Fingers), que le valió dos nominaciones en los premios BAFTA: mejor film británico y, precisamente, mejor debut de un autor británico.

¿La sinópsis? Un apocalipsis zombie. Porque el mérito de Wright no está en contar historias extraordinarias como tal, si no más bien en convertir historias trilladas es películas llenas de aventuras y comedia hilarante. Así, la historia se centra en Shaun (Simon Pegg) un aduto que dedica su vida a un deprimente trabajo de vendedor, y a los videojuegos y las cervezas en el Winchester con su amigo Ed (el inseparable Nick Frost), descuidando su relación con su madre y, sobre todo, con su novia, Liz.

Y cuando se decide a arreglar esto último, a madurar y tomar las riendas de su vida, se da de bruces con un apocalípsis zombie. ¿Su plan? Rescatar a su novia y a su madre (y, de paso, matar a su padrastro) y establecerse en el Winchester hasta "que pase todo". Un plan tan maduro como el propio personaje.

Ya se establecen en este primer filme unos gags (la secuencia en la que NO descubre el tema zombies es simplemente genial) y unos elementos, que marcarán el estilo y las señas de identidad de su humor en toda la trilogía. Véase: la repetición del plan que Shaun tiene pensado, y sus variaciones según van surgiendo imprevistos: "Cogemos el coche, vamos a casa de mi madre, entramos, matamos a Phil, cogemos a mamá, vamos a casa de Liz, la recogemos, vamos al Winchester, nos tomamos una cerveza bien fría y esperamos a que pase todo".

Nota: 7'2/10



- Arma Fatal (Hot Fuzz)




Para la segunda entrega de su 'trilogía del cornetto', en 2007, Edgar Wright se reserva una novela cómica policiaca. Esquema clásico: un agente de policia realmente eficiente e involucrado con su trabajo es humillantemente transferido a un pequeño pueblo, Sanford, Cloucestershire, escogido Pueblo del Año varias veces, un pueblo modelo donde nunca pasa nada y que es a todas luces un trabajo muy poco excitante para un policía tan ambicioso y acostumbrado a la acción como es Nicholas Angel (Simon Pegg).

Sucede que cuando Edgar Wright toma un género de cine como eje, escoge los rasgos y elementos principales de éste, unas pinceladas, y realiza una caricatura del mismo.

En Sanford, Angel conoce a Danny (Nick Frost) un policia novato acostumbrado a un ritmo de vida apacible y tranquilo. Aquí aparece la clásica primera confrontación de caracteres entre Angel, nuevo policía jefe y Danny, que siempre ha patrullado en Sandford. Mientras Angel ve actitudes extrañas y sombras, Danny sólo ve al Pueblo del Año.

Lo que Arma Fatal principalmente supone es la confirmación de Simon Pegg y Nick Frost como pareja cómica, lo que les valdría para repetir en una producción ajena a Edgar Wright como Paul (2011). Aunque la película, en sí misma, es bastante coral. Un aspecto a destacar, también, en el cine de Wirght, es que se agradece la explicitud de la violencia en el momento en el que ésta es necesariamente explícita y explícitamente necesaria.

En cuanto al humor, recurre de nuevo a la repetición de elementos: "por el bien común" o "¿estás diciendo que no fue un accidente?". O la crucial secuencia de la floristeria.

En definitiva, totalmente recomendable.

Nota: 7'3/10 


- Scott Pilgrim contra el mundo


Antes de cerrar su 'trilogía del cornetto', Edgar Wright se tomó un descanso y, entre otros proyectos, rodó esta Scott Pilgrim contra el mundo en 2010, una adaptación a la gran pantalla de los cómics de Bryan Lee O'Malley, Scott Pilgrim.



Scott Pilgrim (Michael Cera) es un post-adolescente no precisamente popular con un vida que vaga entre lo insulso y lo deprimente. Y toca el bajo en un grupo, los Sex Bob-Ombs. Y, de repente, conoce a Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead). Scott Pilgrim contra el mundo es una comedia más convencional, cuidada, eso sí, hasta que entra en juego Ramona. A partir de entonces se convierte en cualquier cosa menos convencional: mezcla de comedia romántica post-adolescente, con ficción, con cómics, con música, con qué sé yo más, y con un resultado divertidísimo.



Scott ha de enfrentarse a los siete malvados ex de Ramona para poder salir con ella en paz. La película cuenta con gags del todo brillantes (la policía vegana); con un Michael Cera genial, comiquísimo, al que, para hacer gracia, sólo le hace falta, practicamente, estar, ahí, delante de la cámara; con una muy agradable estética cómic; y con una banda sonora realmente destacable, con composiciones originales de Nigel Godrich, entre otras cosas, inseparable socio de Thom Yorke en Radiohead, The Eraser y, ahora, en Atoms For Peace; de Beck; de Black Francis (Frank Black), líder de Pixies (en su discografía cuentan con un EP llamado 'Come On Pilgrim', no podía faltar), de Metric, etc.

Y el resultado es, de verdad, genial. Más que entretenido. He aquí una crítica extendida de mi compañero José Ruiz.

Nota: 7'7/10